Quantcast
Channel: ROCK LIQUIAS
Viewing all 3181 articles
Browse latest View live

Ensayos sobre un sonido (EM):ABSOLUTE ELSEWHERE - In Search of Ancient Gods (1976) (colaboración J.J. Iglesias)

$
0
0
Este es otro de esos discos entrañables que formaron parte de mi juventud (y estoy seguro que al "Sr dire" de este blog también le traen gratos recuerdos).

Absolute Elsewhere fue un proyecto británico efímero. Tan sólo  este disco editado por Warner en el 76 fue su legado. Dedicado a las obras literarias, por entonces revolucionarias, del escritor suizo Erich Von Daniken. El cual afirmaba con seguridad que fuimos visitados por extraterrestres en nuestros comienzos como personitas, "raza humana", dicen. Una teoría que hoy tiene millones de adeptos. Yo entre ellos, pero a mí no me hagáis mucho caso porque me voy del bolo con facilidad. De ahí que este disco vaya subtitulado como "An Experience in Sound and Music based on the books of Erich Von Daniken".


Siempre se resalta de esta obra la aparición en la batería de Bill Bruford, hecho éste no muy conocido. La verdad es que por ésta  época,  Bruford era casi un músico de sesión. Puedes sumarle Pavlov's Dog, National Health, Gong y Génesis.

El guitarra, finísimo,  era Philip Saatchi. El bajista Jon Astrop. Y el verdadero líder de esta "nave del misterio", un experto en últimas  tecnologías electrónicas,  que venía del campo de las bandas sonoras, llamado Paul Fishman. El cual componía, arreglaba y programaba los sintetizadores mil aquí utilizados. Secuenciadores, pianos eléctricos y acústicos,  mellotron, sintes de cuerda y algo de flauta de la de soplar, no electrónica. 

"In Search of Ancient Gods" es una maravillosa experiencia sónica,  entre space,  berlinesa, sinfonica, cósmica y psico-lounge.  De pausada y relajada trayectoria instrumental. Su toque de flauta es simple pero dulce y cálido. Me recuerda tanto a Peter Gabriel en Génesis como a Ian McDonald en King  Crimson. Ahí también tiene un símil Bruford con el inigualable Mike Giles. Pero son los teclados de Fishman los que reinan en este álbum.


 "Earthbound" (9'10) es soberbia en su sencillez cósmica. La utilizaría como sintonía en un programa radiofónico nocturno de temática erótica. 

"Moon City" (4'50) sigue las pautas de Tangerine Dream con exitosa rotundidad. El sentimiento de "Miracles of The Gods" (11'45) viene dado por un uso muy inteligente del piano acústico. Otra vez me viene lo 70s kitsch-erótica a la mente. Como una peli porno-soft estilo "Emmanuelle". No voy salido. Hasta el mismo Klaus Schulze hizo música  para pelis porno en los 70!!! En su parte final vuelve a recordarme a los Génesis de "Trespass". Pero llevado al cosmic rock con mucha astucia.

La cara B abre con " The Gold of The Gods" (2'35), una total recreación del estilo del recientemente desaparecido Isao Tomita. "Toktela" (1'35) hace de intro Wakeman/Robert John Godfrey para la alucinación sonora de "Chariots of the Gods" (10'55). Auténticos sonidos del espacio, extraídos de universidades y laboratorios astronómicos,  son utilizados en esta pieza. Su adictivo in crescendo puede compararse a los pasajes más cósmicos de Camel (que los tenían ) en "Mirage" o "The Snow Goose". Mientras los sintetizadores revolotean en estelas berlinesas. El cello de Kim Mackrell se adelanta a Apocalyptica unos pocos añicos antes. El resultado es siniestro y majestuoso.

Terminamos la aventura con "Return to The Stars" (9'55). La pieza que más claramente navega por los agujeros de gusano siderales de Klaus Schulze, Edgar Froese y acólitos. En "Timewind" o "Aqua" no desentonaría.

Si a todo ello le añades la sensacional presentación del vinilo, en portada troquelada con libreto explicativo sobre las teorías  de Daniken, tendrás el viaje perfecto. En un tiempo en que los juegos de ordenador, Internet y demás trampas sociológicas eran pura ciencia ficción,  estos artefactos masturbamentes suponían una válvula  de escape mental indispensable. Lo siguen siendo.

Poco después a la edición de este disco Bill Bruford fue sustituido por el ex-Greenslade,  Andy McCulloch.

Pero ahí quedó la cosa. Paul Fishman se convertiría en una especie de Thomas Dolby o Gary Numan (brujos de los nuevos sonidos sintetizados) y entraría en los primeros 80 en la synth-pop band,  Re-Flex, grabando varios discos. También se le puede oír en "Acting Very Strange" (1982) de Michael Rutherford.

Para la posteridad quedará este misterioso producto de su tiempo. El cual ha superado la barrera de éste magníficamente. Y sin la ayuda de marcianos cabezones.

P.D.- "Con la esperanza de encontrar más  respuestas a algunas de las preguntas que siguen intrigado el alma del hombre, sigamos incesantemente chequeando los sonidos del espacio exterior, y enviemos nuestros mensajes y nuestra música a las estrellas".
(ERICH VON DANIKEN)



Temas

A1a Earthbound 00:00 9:10
A1b Future Past 
A2 Moon City 09:10 4:50
A3a Miracles Of The Gods 14:04 11:45
A3b El Enladrillado 
A3c The Legend Of Santa Cruz 
A3d Pyramids Of Teotihuacan 
A3e Temple Of The Inscriptions 
B1 The Gold Of The Gods 25:50 
B2 Toktela 28:34 
B3 Chariots Of The Gods 30:17 
Cello – Kim Mackrell
1B4 Return To The Stars 40:00




Notasi te gusta el artículo compártelo (Facebook, Twitter, g+, etc) pulsando en

que está al final del artículo, de esta forma contribuirás a la continuidad del blog. Gracias

WINDCHASE ‎– Symphinity 1.977

$
0
0
Windchase son la prueba evidente que en Australia aparte de canguros y bandas hard también se podía hacer buen progresivo, una buena prueba es este "Symphinity".


Procedentes del grupo "Sebastian Hardie", el guitarrista Mario Millo y el teclista Toivo Pilt forman la banda tomando como nombre el del segundo disco de su anterior proyecto. A ellos se les une Doug Nethercote (bajo) y Doug Bligh (batería). En el 77 entran en el estudio para grabar "Symphinity", durante las sesiones Doug sería sustituido por  Duncan McGuire. El resultado a nivel de ventas no fue el esperado y decidieron tomar caminos diferentes. 


Windchase nos ofrece un rock progresivo con claras influencias a grupos como Camel, Barclay James Harvest o Focus. El disco se inicia con una introducción pianistica, "Forward we ride", que da paso a "Horsemen to Symphinity", tema que nos recuerda mucho a lo que hacían los Camel, guitarra melodiosa y buen ambiente teclistico. El tercer corte, "Glad to be alive", va más en la onda de unos Barclay James Harvest, para mi gusto es demasiado empalagoso. En "Gypsy" volvemos a la onda Camel con una guitarra al más puro estilo Andy Latimer. El principal protagonista de "No  Scruples"son los teclados de Toivo Pilt. Por fin llegamos a mi tema favorito, "Lamb's Fry", ambiente Return to Forever o incluso los más cercanos Iceberg, una delicia su instrumentación. El guitarra Mario Millo nos demuestra su destreza con la acústica en "Non Siamo Perfetti". El disco finaliza con el corte más flojo de la grabación, "Flight call". En la edición en Cd tenemos un bonus, "Horsemen to Symphinity" realizada en vivo en 1.998.





Temas
A1 Forward We Ride 00:00
A2 Horsemen To Symphinity 01:40
A3 Glad To Be Alive 10:14
A4 Gypsy 18:25
B1 No Scruples 23:07
B2 Lamb's Fry 29:39
B3 Non Siamo Perfetti 39:19
B4 Flight Call 41:26
Bonus
B5 Horsemen to Symphinity (live 1.998) 45:45

Formación
bajo – Duncan McGuire
batería, voz – Doug Bligh
Guitarra – Mario Millo
teclados, voz – Toivo Pilt



Notasi te gusta el artículo compártelo (Facebook, Twitter, g+, etc) pulsando en
                                                            



que está al final del artículo, de esta forma contribuirás a la continuidad del blog. Gracias

GONG - Expresso ll (1978) (colaboración J.J. Iglesias)

$
0
0
Parece que el personal se rasga las vestiduras a la más  mínima. Ahora se ponen verdes porque en los actuales Gong, y tras la muerte de Daevid Allen, no hay ningún  miembro original de la banda. Vale, muy bien. Vayamos por partes. Un muy deteriorado Daevid Allen ya dejó  constancia, de que él ya no iba a dar para mucho más. Delegando en alguien de su total confianza para mantener viva la llama y el sonido del grupo. Esto mismo también lo hizo Chris Squire con Billy Sherwood y ahora lo va a hacer Robert John Godfrey en The Enid.


Allen dejaba todo en manos de Kabus Torabi. Líder  de los excelentes Knifeworld. Estos talibanes prog que ya hablan de "banda tributo" tienen mala memoria. Además  de saber más  que el propio Allen. Parece que ya nadie se acuerda de que en plenos 70, con el australiano alive and well, hubo unos tremendos Gong franceses que, por esos avatares del destino y los cambios de formación,  se quedaron un buen tiempo con el nombre y sin miembros originales.

Para colmo se parecían a los iniciales Gong como un huevo a una castaña. Algo que Kabus Torabi no está dispuesto a que suceda ahora, siendo tremendamente respetuoso con el legado que se le ha encomendado. Este año lo comprobaremos.


El caso es que los Gong de 1978, de los que su única remota conexión  con los antiguos era el batería y maestro percusionista Pierre Moerlen (llevaba desde el 73) eran "otra cosa". Otra cosa cojonuda. Que ya se veía venir en "Shamal" (del 76 y producido por Nick Mason) y "Gazeuse" (del 77, en USA llamado "Expresso l"). Ambos pedazo de álbumes donde el progresivo jazz rock, - atención,  porque el orden de éstos factores SI altera el producto -, brillaban a la mayor gloria de los instrumentos de percusión. Siendo liderados por Pierre Moerlen y su hermano Benoit. Mireille Bauer y las congas de Francois Causse. Aderezados por el increíble bajista Hansford Rowe  (sustituir a Mike Howlett es mucho sustituir).

El perro de Mike Oldfield se dio cuenta del potencial de éste  sonido y fichó para su banda a Pierre Moerlen. En "Incantations" hay una buena cosecha de lo que "tomó prestado" de éstos Gong. Al igual que en el doble en vivo "Exposed". Moerlen se lo hizo pagar haciéndole dar el callo en el superior "Downwind" (1979). 

Pero aquí, y muy acertadamente, su nombre ya aclaraba que eran Pierre Moerlen's Gong. Si la percusión en forma de batería,  marimba, vibrafonos, glockenspiel y demás  artilugios eran el leit motiv tanto rítmico  como melódico del sonido, sus invitados también ponían lo suyo en el condimento. Seis piezas instrumentales de 6-7 mts de media.

 En "Heavy Tune" el guitarra solista es Mick Taylor y el rítmica Allan Holdsworth (conexión  Soft Machine, otros prog-jazz rockers). No comment. Otro grande, Bon Lozaga, es el guitarra que se luce en "Golden Dilemma".

Y en "Sleepy" le hace rítmicas  a los punteos y solos de Holdsworth, y el violín del ex- Curved Air, Darryl Way. Aquí asistimos a un prólogo de lo que va a ser, ese mismo año, el debut de UK. Ya ves, no existen las casualidades.


Sigue la buena racha en la cara b, con "Soli". El bajo de Rowe en estado de gracia. Y las percusiones haciendo las veces de teclados. Holdsworth está en su salsa. "Boring" incorpora tubular bells al arsenal rítmico,  secundado por el soberbio violín de Darryl Way.
Finalmente "Three Blind Mice" es una fiesta percusiva, con todos aportando líneas  melódicas en el resultado global. Zappa estaría  encantado con el sonido de éstos Gong "sin nadie original". 

Tras "Expresso ll " vendrían más  gozadas del calibre del referido "Downwind" y 'Time is the Key" (atención  también a éste ). Y un puñado más  de recomendables rodajas hasta la muerte de Pierre Moerlen. 

De ésta formación también  saldrían otros "spin-off" como Bon, Gongzilla o Project Lo. Recomiendo su seguimiento.

Ni entonces ni ahora lo hizo nada mal el viejo Daevid Allen, fumao sí,  pero no tonto. Siempre supo dejar en buenas manos su querido combo cuando se ausentó.  Y ésta  vez para no volver. Aunque siempre estará  con nosotros.




Temas
1."Heavy Tune" 6:22
2."Golden Dilemma" 4:51
3."Sleepy" 7:17
4."Soli" 7:37
5."Boring" 6:23
6."Three Blind Mice" 4:47


Notasi te gusta el artículo compártelo (Facebook, Twitter, g+, etc) pulsando en

que está al final del artículo, de esta forma contribuirás a la continuidad del blog. Gracias.

Rock Progresivo en Japón: PROVIDENCE (colaboración Alberto Torró)

$
0
0
Formación de gran calibre instrumental, Providence es una de esas bandas que sorprenden por su dominio y su técnica. Difíciles de clasificar aunque su estilo está cerca del jazz-rock y de los ambientes crimsonianos de disonancias y armonías complejas. El tándem bajo--batería es una máquina que no para, y deja una buena base para que el teclista y el guitarra se explayen a gusto en temas largos de 10 a 20 minutos sólidamente construidos. 


Volvemos a las cantantes femeninas de voz intensa y firme y de perfecta entonación. Las piezas son vibrantes, con carácter rock pero sin llegar a lo heavy y pesado. Volvemos a escuchar a teclistas galácticos a loEddie Jobson de las manos de Madoka Tsukada, y guitarristas a lo Al Dimeola (por ejemplo) en constantes cruces y vuelos .

A pesar de la diferencia de casi 7 años entre sus dos discos de  estudio y del cambio de algunos miembros - diferentes cantantes y  guitarristas, amén del bajo - no existe una diferencia considerable en la forma y el estilo de los dos discos, quizás menos agresivo y  algo más sinfónico el segundo, pero tampoco excesivamente. Se complementan bien los dos y son en definitiva un grupo totalmente recomendable.

Discografia: 
And I'll Recite An Old Myth (1989)



Temas
1 Galatea 00:00 
2 Eternal Children 14:15 
3 Dream Seeker's Mirage 22:28 10:18
4 And I'll Recite An Old Myth From... 32:50

There Once Was A Night Of Choko- Muro The Paradise (1996)
                                                       



Temas
1 HCHO 40 
2 An Epilogue For Cajolement 
3 There Once Was A Night Of "Choko-Muro" The Paradise 
4 Erlio 
5 A Breeze In The Dawn 
6 "Choko-Muro" The Paradise 
7 In The Moonlight



Notasi te gusta el artículo compártelo (Facebook, Twitter, g+, etc) pulsando en


que está al final del artículo, de esta forma contribuirás a la continuidad del blog. Gracias.

HELIX - Walkin' The Razor's Edge (1.984) (colaboración Christian Jiménez)

$
0
0
Esta banda surgida en Ontario, Canadá, fruto de la perseverancia del batería Bruce Arnold, que pretendía ganar un concurso de talentos en Kitchener, es, hoy por hoy, una de esas que sin duda destacaron en el panorama del “hard rock” y el “heavy metal” de la América de los '80.

Ya muy pocos la recuerdan, pero el polvo que pesa sobre el libro de su historia tiene que ser apartado de vez en cuando.


Efectivamente, Bruce Arnold, en 1.974, formó la llamada The Helix Field Band, donde figuraban cinco miembros más, el vocalista Brian Vollmer, los guitarristas Ron Watson y Rick Trembley, el bajista Keith Zurbrigg y el teclista Don Simmons.
En poco tiempo cambiaron de aquel nombre a HELIX y también su alineación fue modificándose. Empezando con Trembley, que fue despedido a los pocos meses, dejando el grupo como quinteto.
Tras unos cuantos conciertos más los miembros originales (Watson, Simmons y Arnold) se disgregaron en 1.976 y entraron los gemelos Brent y Brian Doerner, guitarrista y batería respectivamente, y el otro encargado de las seis cuerdas, Paul Hackman, aunque Brian sólo se quedaría cuatro años, marchándose luego de aparecer en el primer LP. Se ganaron la atención del manager William Seip, también de Kitchener, que accedió a grabar con ellos en su propia discográfica, H&S Records y así, en los Springfield Sound junto al productor Robert Morton, realizaron “Breaking Loose”, que salió en 1.979.

Los que ya hayan oído a HELIX y sepan de que va su estilo no los encontrarán en absoluto en su debut, donde practicaban un “rock” aún primitivo y muy de los '70, con devaneos “blues” y progresivos, incluso “funkies”, quizás con (aquellos primeros) Whitesnake como influencia, aunque, obviamente las comparaciones son odiosas. Ni tan siquiera en el segundo LP que hicieron en la misma H&S, esta vez producidos por Lachlan MacFayden, nos muestra el futuro sonido del grupo.

Vollmer todavía cantaba con un tono muy suave, de “rockero” de mediados de los '70, sin expresar todo el potencial que sus cuerdas vocales poseían y, mientras, los cambios seguían, siendo el primer disco donde aparecería el bajista Mike Uzelac reemplazando a Zurbrigg y el único con el batería Leo Niebudek. Brian Doerner aparecería como invitado en algunos álbumes posteriores de los canadienses, como “Long Way to Heaven” ('85), “Wild in the Streets” ('87) o “Back for Another Taste” ('90).

Pero si querían tener éxito, como siempre, tenían que realizar una transformación aún más grande, no bastaba con tener nuevos fichajes. Precisamente sabían que podían sacar tajada del negocio musical si adaptaban su sonido y estilo a las nuevas modas. Por eso, con la N.W.o.B.H.M. planeando sobre las cabezas de los grupos de entonces (que se acomodaron muy bien al movimiento), como KROKUS, SAXON, KIX o Def Leppard y el ascenso del “metal” americano gracias a gente como Mötley Crüe o Quiet Riot, les había llegado el turno a los muchachos de Ontario. Y de tener una imagen de banda de bar setentera pasaron a lucir como una de “heavy metal” americana de la nueva década y empezaron a endurecer su sonido. Tanto se notó la diferencia que poco después nada menos que la Capitol se interesó por ellos, y eso habiéndoles rechazado tres veces previamente antes de pegar el cambio. Metiendo a Greg Hinz, ex-Starchild, para darle a las baquetas y producido por Tom Treumuth, los propios chicos y el manager de estos, el 11 de Marzo de 1.983 salía su primer pistoletazo, llamado “No Rest for the Wicked”.


Aunque no gozara de mucho éxito de entrada, llegando sólo a la 186.ª posición del Billboard, la primera piedra ya estaba colocada y muchos de sus temas ya son relegados a clásicos del “rock”, como “White Lace & Black Leather”, “Don't get Mad, Don't get Even” o “Heavy Metal Love”. Este último fue el “single” que les dio a conocer de verdad, alcanzando el 23 en el Mainstream Rock y teniendo el vídeo realizado para el mismo una gran rotación en la televisión.

En aquel aparecían con la imagen que les caracterizaría, aconsejados por su manager, sustituyendo las camisetas y los tejanos por atuendos de cuero y una actitud muy de banda americana de “hard 'n' heavy”, algo que en cierto modo les hizo sacrificar algo de su originalidad y personalidad en pos de conseguir una mayor repercusión y captar la atención de los jóvenes con su imagen de “rockeros” malos a medio camino entre Mötley Crüe, KROKUS y Quiet Riot.

“No Rest for the Wicked” mostró lo buenos que eran en su trato del “hard rock”. De esa tendencia “blues” y “progresiva” fueron directos a tocar de una manera muy “acedeciana”, facturando “riffs” afilados y una base rítmica potente de puro “rock”, festivo y que no daba un respiro, aunque combinado con unas melodías muy asequibles y adictivas. Cada canción del LP era un pildorazo directo a la yugular que no pasaba de los tres minutos.

La gira que siguió trajo algunos problemas, como el de Uzelac con la droga. El bajista tuvo que retirarse y en su lugar la banda contrató al inglés Peter Guy, que tampoco pudo cumplir en su puesto, ya que le era imposible pasar a EE.UU. por (curiosamente) otro asunto de drogas. Para terminar algunas fechas regresó Uzelac, pero nuevamente fue sustituido por Mark Rector, sólo para seguir con los tours.

Finalmente el elegido para el puesto de bajista, y que también manejaba bien los teclados, fue Daryl Gray, quien ya se quedaría con los demás por mucho tiempo, siendo parte de la alineación clásica que todos conocen. Con el tiempo y las giras teloneando a otras grandes bandas empezaron a hacerse un nombre y a darle al “heavy metal” canadiense más difusión que la que tenía.

Así, con ese gran respaldo de la Capitol, que les dio una incesante promoción no sólo en América, sino a nivel mundial, y con las ganas de seguir dando caña en un negocio en el que no paraban de sumarse nombres y más nombres de formaciones a la lista, se metieron en el estudio para dar vida a la que sería su obra más reconocida.

En un año como 1.984, donde miles de grupos deseaban conquistar a los jóvenes “metalheads”, donde debutaron Autograph, WASP, Rough Cutt o Alcatrazz y brillaban los trabajos de DOKKEN (“Tooth and Nail”), KROKUS (“The Blitz”), Y&T (“In Rock We Trust”) o KISS (“Animalize”), era el momento de ponerse competente de verdad, así que los miembros de HELIX quisieron hacerlo lo mejor posible. Seguirían en la tónica del potente “hard rock” pero “agresivizándose” ligeramente.




Fue grabado en los estudios Phase One, de Canadá, en los Electric Lady de New York y en los Studio One de Atlanta. Se contó con el veterano productor Rodney Mills (quien ya había trabajado antes en Studio One con gente como Lynyrd Skynyrd, JOURNEY o The Outlaws) y el guitarrista canadiense Kenneth Sinnaeve (Lee Aaron, Loverboy), que se encargó del bajo ocasionalmente como colaborador especial.

La impresionante portada exhibía el nombre de la banda en letras de acero, haciendo como si éste fuese el extremo de un arma (en primer plano), mientras aparecían las caras de los cinco integrantes con actitud pendenciera frente a un fondo negro y siendo difuminados en una luz roja (en segundo plano); en la parte superior se podía leer el título: “Walkin' the Razor's Edge”.
El 7 de Julio ya estaba en la calle. Como ocurrió con el anterior se hizo tan reconocido por sus “singles”, pero el álbum merece la pena descubrirse por entero.

Llegó a una posición que restaba dignidad al disco, sólo la 68.ª en el Billboard, aunque quedó 27.º en Canadá. Tres temas destacaron por encima de los demás: “Rock You!”, compuesto por el músico Bob Halligan Jr., la versión de A Foot in Coldwater “Make Me do Anything you Want”, que escaló hasta el 44, y “Gimme, Gimme Good Lovin'!”, su himno más recordado y famoso por el videoclip del mismo (del que se hablará).

Como en “No Rest for the Wicked” la esencia del “hard rock” de AC/DC estaba presente y se cruzaba con un regusto a lo Quiet Riot.
Seguían sonando “riffs” que eran pura dinamita, una base rítmica de lo más vigorosa y la voz tan estridente de Vollmer que dotaba, además, de un plus de melodía al sonido, que de por sí ya era adictivo, pero que en conjunto parecía más “metálico”.

Los estribillos de cada tema, de nuevo trallazos sin pasar de cuatro minutos (quitando la balada “Make Me do Anything you Want”), los hacían himnos para ser coreados sin fin por los fans en los conciertos:



-La fiesta empezaba como tenía que empezar, con “Rock You!”, uno de sus clásicos. Menos de tres minutos de energía “rockera” con la banda sonando como auténticas estrellas.

Si por algo es tan célebre entre los seguidores es por esa frase con la que abre Brian Vollmer bramando a pleno pulmón a un público simulado que le responde también enfervorecido: “¡Dadme una “R”, una “O”, una “C”, una “K”! ¿Qué tenéis?” Y el coro respondía “¡Rock!”. “¿Qué vais a hacer entonces?”, volvía Vollmer; ellos decían “¡Rockear!”. Comienzo épico como pocos en un tema de los '80 de este rollo. Luego la cosa seguía: “Caliente como una pistola, cargado igual que un arma, preparado para la acción, voy a tener mi diversión”. En fin, de esas que promulgaban el jolgorio eterno...un jolgorio que, a mediados de década, todavía iba a gozar de muchos años de permanencia. Alcanzó la 27.ª posición en los “charts”, la 101 en el Billboard Pop canadiense y su vídeo para la MTV fue uno de los más vistos, famoso también por ser el primer clip de “heavy metal” censurado en esa cadena a causa de aquellos famoso desnudos.

En él primero aparecían los integrantes junto a un montón de gente aparentando ser trabajadores esclavos de la edad de piedra, todos picando y cavando en un terreno rocoso, hasta que Vollmer empieza con la frase que ya nos sabemos y entonces todos rompen las cadenas, se vuelven locos y le siguen alrededor de una hoguera.
Ahí podemos ver la actitud de los chicos y sobre todo la secuencia épica en la que Doerner emerge del agua para hacer el solo. Ya no hay videoclips como los de antes...



-La siguiente es una de las más consistentes del disco y de las más potentes de toda la discografía de HELIX, “Young And Wreckless”. De nuevo descargan energía metálica a raudales creando una melodía pegadiza y veloz, pero pesada y agresiva a la vez, con un estribillo la mar de contagioso.
Podría haber sido un “single” perfecto pero no lo fue.


- “Animal House” se emparenta mucho con el estilo de “No Rest for the Wicked”. Más comercial y festiva que la anterior, la juerga no decae en absoluto y sus menos de tres minutos la hacen una canción divertida.
A partir de aquí nos damos cuenta de que cada tema de este LP valdría para ser “single”.

-La siguiente empezaba con un coro gritando el título, “Feel the Fire”, y venía un ritmo muy bailable, siendo esta la canción más Quiet Riot de la banda. Solo de Doerner efímero y cortante, estribillo de nuevo muy repetitivo y, si uno presta atención parece una hermana gemela de “Heavy Metal Love”, sólo que con una base rítmica más retumbante, y es que Daryl Gray hace mucho en el bajo.



-“When the Hammer Falls”, que se desarrolla con más velocidad, en la línea de “Young And Wreckless”, es un corte rudo y sin concesiones, agresivo como el que más.
En él Doerner se luce con unos “riffs” y un solo descarnados mientras Vollmer nos dice: “Bueno, los vagabundos no pueden elegir, así que me llevo lo que puedo; adoro la vida y la chica a la que necesito, sí, por lo que no tengo remordimientos. Escucha, tengo que decir que habrá un infierno para pagar; esto va a ser un infierno, un infierno para pagar, todo se vendrá abajo en el Día del Juicio...Cuando caiga el martillo (*4).

Bueno, no se les venderá a los perdedores, deja tu dinero, haz tus apuestas; hice mi decisión y no puedo mirar atrás, bueno, no tengo remordimientos”.
Sin duda esta es la pista más “metálica” todo el álbum.




-La joya de la corona estaba en la segunda cara del disco, llamada “Gimme, Gimme Good Lovin'!”, un corte a lo “What do You do for Money, Honey?”, que en realidad era una versión de Crazy Elephant y que fue el más famoso de los de HELIX y el más reconocido, sólo con escuchar las primeras notas.

Animado y divertido a más no poder, empezaba con unos ligeros toques de Hinz en el charles para luego pasar a ese “riff” con eco tan célebre. Vollmer nos contaba, muy sugerente él: “Desde Atlanta, Georgia, a las aguas de los Grandes Lagos, a California, voy a pasar mi tiempo caminando día y noche, así que...¡Dame, dame un buen amor cada noche! (*2), cada noche. Para las chicas de New York, de Frisco y de Capsicam, tengo que entender, cariño, que soy tu hombre, así que...¡Dame, dame un buen amor cada noche, cada noche!”.

Pero si por algo es recordada es por el videoclip de la misma, grabado antes de que saliera el álbum, para promocionarlo. Los muchachos de HELIX, donde se les veía muy dicharacheros, parodiaban el concurso de Miss América, rodeados de chicas despampanantes, donde además aparecía una jovencísima Traci Lords (nada menos que 16 años tenía). Lo más curioso del asunto es que se grabaron dos versiones, uno para retransmitirlo por televisión y otro expresamente para el canal Playboy, donde todas ellas aparecerían en “topless”. Las anécdotas durante el rodaje fueron incontables.


-Otra que parece venir del “No Rest for the Wicked”, como “Animal House”, es “My Kind of Rock”, un corte sin muchas pretensiones, con algún toque de RATT por aquí y de los Def Leppard del “High 'n' Dry” por allá, sólo hecho para entretener con mucho ritmo y vitalidad.
Otro gran estribillo, pletórico de melodía, que sin embargo, da señales de que la fórmula empieza a repetirse ya demasiado.




-La rareza y más original pieza de “Walkin' the Razor's Edge” es sin duda “Make Me do Anything you Want”, una tierna balada, versión de la de A Foot in Coldwater, que nos muestra el lado más versátil y sensible (como siempre hacían estas bandas) de unos irreconocibles HELIX, llegando a crear un extraño aunque bellísimo puente entre “My Kind of Rock” y la siguiente. Acordes casi cristalinos y una sentimental atmósfera llevada por guitarras acústicas que una vez se escucha puede traer recuerdos de las baladas de Foreigner o de Nazareth (eran grandes fans de ellos) y que evoca esas grandes serenatas de los '70.


-De nuevo la esencia “glammie” de los RATT del “Out of the Cellar” se aprecia en “Six Strings, Nine Lives”, otro pegadizo tema a lo “My Kind of Rock”, con un gran y corto solo de Doerner.


-Parecía que iban a acabar con otra balada, pero no, a pesar de su lento inicio, “You Keep me Rockin'” engaña.
En realidad es muy parecido a “Six Strings, Nine Lives”, con mucho ritmo y fuerza, aunque más evocador, finalizando con el espectáculo con el mismo ánimo que al comienzo.

Puede que no fuese el álbum del Siglo, ni siquiera muchos hoy en día se acuerdan de HELIX, pero una de las bandas más simpáticas, cañeras y divertidas de “rock” de los '80 sí fue, y más aún del “rock” canadiense.

Luego sacaron otros LP's, pero ya sin la misma repercusión. Quizá “Wild in the Streets” ('87) sí que podría colocarse a la altura de “Walkin' the Razor's Edge”, pero para 1.987 nadie estaba interesado en estos chicos.

Una lástima, porque si no hubiesen basado su éxito tanto en su imagen y en el deseo de querer ser tan comerciales la jugada les habría salido muy bien, no obstante fueron de los pocos afortunados.

Sin embargo la música de HELIX, en contra de lo que se piensa, no es presa de su tiempo. Al fin y al cabo, ¿que demuestran “No Rest for the Wicked”, “Walkin' the Razor's Edge” y “Wild in the Streets”?... ni más ni menos que “hard rock” del bueno, del que uno escucha para pasarlo bien, como el de AC/DC o el de Mötley Crüe.
Con ese matiz hubo muchos otros grupos de los '80 que todavía mantienen un alto nivel cuando se les escucha en la actualidad, y sin duda estos nativos de Ontario también son de ellos.

(Mejor canción: “Rock You!”).




Notasi te gusta el artículo compártelo (Facebook, Twitter, g+, etc) pulsando en

que está al final del artículo, de esta forma contribuirás a la continuidad del blog. Gracias

Rock Progresivo Español.Rompiendo la oscuridad: IÑAKI (colaboración de Félix Jota)

$
0
0
Iñaki es originario de Portugalete, Vizcaya. Guitarrista, vocalista y bajista se inicia en su tierra en grupos como Dánger y Los Tañidores. Antiguo componente de Los Buenos, con los que graba cuatro singles, y de Alacrán, que fue su proyecto personal en 1970, editando un Lp de título homónimo para Zafiro, alcanzando el éxito con el tema ”Sticky”. Después de esta aventura entra a formar parte del grupo Barrabás en su disco “Wild Safari”, pasando luego a colaborar con Miguel Ríos como bajista, componiendo el tema de corte prog “La maraña”.


 Su único trabajo en solitario fue “Karma”, catalogado como hard-rock progresivo, disco inencontrable que alcanza altos precios hoy día. Lo editó RCA en 1974 y está compuesto por ocho cortes. Algunas baladas como “Hostal San Quintín”, letras en español e inglés y buenas dosis de órgano y mellotrón se  suman a la potente voz de Iñaki, que para la ocasión se acompaña de Eduardo Leiva a los teclados y de su posterior compañero en Imán Califato Independiente Kiko Guerrero. Del Lp, curiosamente producido por Juan Pardo, se extraen dos singles, “Tale for Tom /Hostal San Quintín” y “Lack of relations / El maestro” y no alcanza el nivel de ventas esperado, por lo que Iñaki decide hacer una gira con Los Bravos durante el verano de 1974.


  Ya en 1976 se une a Imán, con Kiko y junto a Manuel Rodríguez y Marcos Mantero. Dos años después grabaría el primer disco del grupo y luego vuelve a otros proyectos como Etiqueta Negra y otra vez con los más comerciales Barrabás durante 1984, aunque vuelve a actuar con Imán en 1986, durante un concierto en Jerez. Además de alguna experiencia “popera” con el grupo “Al fondo hay sitio”, colaboraciones con el teclista vasco Goio y con el grupo Doctor Blues Band. En 2006 vuelve a las filas de Imán, para celebrar el 30º aniversario del grupo, con edición de disco para la ocasión.

  Karma no ha sido reeditado en cd y tuvo que pasar bastante tiempo para que se le diera el reconocimiento que merece. A ver si algún sello especializado se pone a ello. Valdrá la pena, seguro.

FORMACIÓN en Karma:
 IÑAKI EGAÑA: Bajo y Voz
 EDUARDO LEIVA: Piano y Teclados
 ALFREDO MANUEL PAREJA: Guitarras 
 ALBERTO GÓMEZ DOMINGO: Batería

DISCOGRAFÍA:
-Karma - 
RCA Víctor SPL-1-2097-A (1974) LP



Temas
A1 Tale For Tom  00:00
A2 El Maestro 02:23 3:32
A3 Your Rock Your Way 05:57 
A4 Tu Mismo 08:24 
B1 Hostal San Quintin 12:24 
B2 Lack Of Relations  15:41 
B3 How Many Times  19:06 4:16
B4 En Un Lugar 23:18 




- Tale for Tom/Hostal San Quintín - 
RCA Víctor SPBO-2203 (1974) SINGLE

- Lack of relations/El maestro - 
RCA Víctor SPBO-2256 (1974) SINGLE




Notasi te gusta el artículo compártelo (Facebook, Twitter, g+, etc) pulsando en
                                                            


que está al final del artículo, de esta forma contribuirás a la continuidad del blog. Gracias

John Mayall & the Bluesbreakers - Live in Bremen 1.969

$
0
0
John Mayall, el padre blanco del blues, por su grupo "Bluesbreakers" han pasado los mejores guitarristas: Eric Clapton, Roger Dean, Peter Green, Mick Taylor, Harvey Mandel, Freddy Robinson, Jimmy McCulloch, Kal David, Walter Trout, Coco Montoya, Randy Resnick, Sonny Landreth, Buddy Whittington, Eric Steckel, Robben Ford, Rocky Athas, etc. Hoy nos remontaremos a 1.969, la etapa en la que Mick Taylor era parte de la banda.


En 1.969 John Mayall estaba plenamente consolidado en el panorama musical. Con una solida carrera con más de media docena de discos y con una banda por la que habían pasado Eric Clapton, Peter Green y Mick Taylor que se había incorporado en el 67 y con el que había editado " Crusade" (1.967),  "Bare Wires" (1.968) y  "Blues from Laurel Canyon" (1.968), verdaderos pilares en la discografía de Mayall. Sin duda un buen entrenamiento para el joven Taylor que en Junio del 69 daría el salto a los Rolling Stones.


La grabación nos muestra la actuación de John Mayall y sus Bluesbreakers  el 22 de Mayo de 1.969 en Bremen, Alemania. Seis temas con un aceptable sonido que nos muestran el estado de la banda con un John Mayall pletórico, tocando teclados y una excelente armónica, acompañado por un jovencísimo Mick Taylor  (20 años) que no desentona y es capaz de plantarle cara al "jefe" con su excelentes solos. La sección rítmica estaba a cargo de Collin Allen (batería) y Steve Thompson (bajo). El tema estrella sin duda "Parchman Farm", más de doce minutos donde Mick Taylor demuestra todo su potencial.




Temas
1.- Got Pretty Baby 00:00
2.- Checkin' On My Baby 06:03
3.- Parchman Farm 11:10
4.- It's Alright With Me 24:47
5.-  2401  30:40
6.- The Time Has Come 36:12 

Formación:
John Mayall: voz, armónica, teclados, guitarra
Mick Taylor: guitarra
Collin Allen: bajo
Steve Thompson: batería

Notasi te gusta el artículo compártelo (Facebook, Twitter, g+, etc) pulsando en

que está al final del artículo, de esta forma contribuirás a la continuidad del blog. Gracias.

Ensayos sobre un sonido (EM):PETER BAUMANN - Romance 76 (1976) (colaboración J.J. Iglesias)

$
0
0
Una de las noticias del año, a nivel prog-electrónica,  va a ser la vuelta de Peter Baumann. Hombre huidizo. Su  ir y venir de Tangerine Dream sólo es comparable al de Wakeman en Yes. De poco material grabado. Y además discutible. Su intento de ser una synth-pop star  no dio muchos resultados. "Repeat Repeat" (1981), con el apoyo en la producción de su "gemelo", Robert Palmer. Y "Strangers in The Night" (1984) no pueden interesar más que a los muy frikis de Baumann.


Montó estudio de grabación,  Paragon. Visitado por Conrad  Schnitzler, Clúster o Roedelius. También grabaría él  su "Transharmonic Nights" (1979), album muy recomendable. Montó sello discográfico,  Private  Music. Mayormente para la edición de la primera new age ochentera. Aunque también fichó a sus ex compañeros, Tangerine Dream. Y hasta montó la Baumann Foundation. Asociación humanista-filosófica con no se sabe bien qué fines....



Lo cierto es que tras la muerte de Edgar Froese sintió "la necesidad de volver a hacer música ". Instaló un home-Studio en su sótano y editó este año "Machine of Desires". Tan sólo he escuchado el tema que ha puesto en la red, "Dust to Dust". Pero puedo adelantar que huele a "Stratosfear"!!! Serán  esos "deseos"los de ocupar la franquicia huérfana de unos Tangerine Dream fantasmales?....Bien mirado, no estaría nada mal recuperar también a Chris Franke y a Johannes Schmoelling o Paul Haslinger (con el que el propio Baumann grabó el floydiano "Blue Room"). Ahora voy y me despierto.

En vista de su vuelta, he desempolvado el que probablemente sea el mejor album de un ex-Tangerine Dream en solitario. "Romance 76" fue grabado en un caluroso verano (lo recuerdo!) del 76. Sorprendió a propios y extraños porque todo el mundo creía que la fuerza creativa del grupo era Edgar Froese. Error. Allí había tres fuertes egos y creadores natos. Su formación ideal.

La apertura de "Bicentennial Present" (4'52) podría ser perfectamente un outtake de "Stratosfear". De hecho procede del mismo tiempo. La secuenciación es mágica. El punto fuerte de Baumann. Pero hay más. "Romance" (6'09) fue muy utilizado para sintonía de radio aquí en España, cuando otra sintonía de noticias se hizo famosa al proceder del "Albedo.039" de Vangelis. Tiempos increíbles. El típico modo berlinés de Baumann tornaba aquí más  Dusseldorf Sound. Recordando las marañas electrónicas simplistas y melódicas de Kraftwerk, Clúster o Harmonia. Este hombre cuida la melodía ante cualquier efectismo  gratuito. Sigue secuenciando con elegancia y acierto.

"Phase by Phase" (7'42) es otro de esos cortes que hubieran quedado perfectos en "Stratosfear" o, más  acertadamente, en "Sorcerer". La banda sonora de la película de William Friedkin que tan bien les salió a los mandarines. El misterio e inquietud psíquica son captados con precisión por la fácil manera de entender los sintes de este músico.  El Rhodes le da cierta aura jazz a un tema extraordinario. Roza atmósferas con el "Sheep" de los Floyd. Sintetizadores custom,  fabricados para ésta ocasión por Projekt Electronic Berlín,  son utilizados con sorprendentes sonidos ambientales. Lástima que la limitación del vinilo nos prive de un desarrollo más amplio. Aquí  el fader duele.



"Meadow of Infinity" (15'00) ocupa toda la cara b. Es el tema estrella del álbum. Aquí es ayudado por la Philarmonic Orchestra de Múnich. Dirigida por H. Baumann (unas fuentes dicen que no hay relación,  mientras otras aseguran que es el propio Peter . Yo pienso esto último ).

"Meadow Infinity Part 1" utiliza gran coral en un efecto siniestro que puede recordar a Peter Frohmader o los mismos Magma. "The Glass Bridge" y "Meadow Infinity Part 2" se desarrollan al estilo de una banda sonora de suspense o terror. Hitchcock lo utilizaría gustoso. La percusión de timbales cumple una función preponderante, volviendo a traer a la mente los procedimientos de Christian Vander. Finalmente tanto cuerdas como material electrónico se fusionan en un desasosiego instrumental de espesa oscuridad. Esto, queridos niños, es una obra maestra.

Es una lástima que a Peter Baumann le diera por el dólar fácil de después,  porque de seguir en esta línea,  estaríamos ante un maestro de la música contemporánea.  De todos modos aún lo hizo bien en su siguiente álbum del 79. Pero "Romance 76", es irrepetible. Y dudo que alcance  jamás este nivel . Aunque la esperanza es lo último que se pierde.....Dicen.

P. D -  "Sobre un trozo como "Romance" he intentado establecer con una sola línea musical, el más rico equilibrio y la imbricacion más tenue y simple entre melodía,  ritmo y armonía ". (PETER BAUMANN)






Temas
0:00:00 - Bicentennial Present [4.46]
0:04:46 - Romance [6.10]
0:10:56 - Phase By Phase [7.38]
0:18:35 - Meadow Of Infinity, Part 1 - The Glass Bridge - Meadow Of Infinity, Part 2 [14.27]



Notasi te gusta el artículo compártelo (Facebook, Twitter, g+, etc) pulsando en

que está al final del artículo, de esta forma contribuirás a la continuidad del blog. Gracias

NUOVA IDEA - Clowns (1973)

$
0
0
Ya lo hemos comentado en más de una ocasión, en Italia en la década de los 70 había grupos progresivos hasta debajo de las piedras. Nuova Idea fue uno de tantos que luchó con su calidad por llegar a tener cierto reconocimiento.


La banda procedía de Génova y sus orígenes se remontan a los años 60 cuando algunos de sus miembros formaron "PLEP"( Paolo Martinelli, Luciano Biasato, Enrico y Paolo Casagni Siani,), En el 70 cambia su nombre por el de "Nuova Idea" y se les une Giorgio Usai. Un año más tarde obtienen un notable éxito en el  de Festival Pop Viareggio dándoles la oportunidad de grabar su primer disco, "IN THE BEGINNING".  Se producen los primeros cambios en su formación, el guitarrista Marco Zoccheddu es sustituido por Antonello Gabelli con el que graban en el 72 su segundo disco,"MR. E.JONES". A finales del 72 llegaría un nuevo guitarrista, Ricky Belloni, grabando en el 73 "Clows".  Dos años más tarde se disolverían.  Belloni y Usai se unirían a los New Trolls.


Nueva Idea nos presentan cinco temas  de puro progresivo italiano, cargado de teatralidad en la forma de cantar y con una gran instrumentación. "Clessidra" abre el disco mostrándonos un gran riff de guitarra respaldado en todo momento por los teclados de Giorgio Usai. Su segundo tema "Un'Isola", con una gran entrada y numerosos cambios de ritmo nos introduce de lleno en la esencia del progresivo italiano, podrían recordarnos a los primeros Genesis.  La teatralidad de las voces llega a su máxima expresión en " Il Giardino Dei Sogni". El tema más largo es el que da título a la grabación, " Clown", mi favorito, múltiples cambios de ritmo y mezcla  de estilos con la inclusión de un saxo frenéticamente jazz. El disco finaliza con "Una Vita Nuova", un relajado tema que hace bajar las pulsaciones tras lo vivido anteriormente. 




Temas
1. Clessidra (0:00)
2. Un'Isola (5:28)
3. Il Giardino Dei Sogni (13:34)
4. Clown (18:54)
5. Una Vita Nuova (29:36)

Formación
CLAUDIO GHIGLINO
electric guitar, shaker
GIORGIO USAI
organ, clavinet, piano. Symthesizer, bells, bongos, vocals
ENRICO CASAGNI
bass, flute, vocals
PAULO SIANI
drums, timpani, guiro, crotales, triangle, tam-tam, vocals
RICKY BELLONI
electric guitar, 12 string guitar, violin, crotales, vocals




Notasi te gusta el artículo compártelo (Facebook, Twitter, g+, etc) pulsando en
                                                            



que está al final del artículo, de esta forma contribuirás a la continuidad del blog. Gracias

WHALEFEATHERS - Live You Won't Ever Find it Anywhere Else (1971) (colaboración J.J. Iglesias)

$
0
0
A veces pienso que al escribir éstas reseñas, no sólo estoy hablando de música. Sino de la vida misma. Trascendiendo el manido lema del sex, drugs and rock'n'roll. Dame una banda que triunfara a comienzos de los 70 y te presentaré a diez, del mismo nivel, que no lo hicieron. Se tienen que dar una serie de factores, el talento entre ellos, pero sólo éste no te garantiza nada. Hoy la cosa es bien distinta. Las vicisitudes en contra para una banda nueva son otras que ni existían en aquel tiempo. Lo dicho, la vida, que es así de compleja y puñetera.


De las cenizas del power trío The Group (guitarra/batería /Hammond B3 sustituyendo al bajo) se formaría en 1969 Whalefeathers, en Cincinati, Ohio. Tocan exhaustivamente por su área en colegios mayores y clubs del entorno. Junto a otros excelentes combos que actualmente duermen el mismo sueño de los justos: Balderdash, Bitter Blood Street Theatre,  East Orange Express, los tremendos Sacred Mushroom (reeditados por los milagrosos Akarma, junto al grupo que nos ocupa), o los no menos geniales Westfauster. Estos últimos compañeros de discográfica con Whalefeathers, la coleccionable Nasco. 


Todas estas bandas, incluida la nuestra, se encontraban en ese cruce de caminos del tiempo y el espacio en que flotaban en el ambiente, cuál creativa y fructífera polinización,  psicodelia, rock blues y primerizo progresivo hard bluesero. Y de esto último gozaban mayormente sus dos únicos álbumes, "Declare" y "Whalefeathers", ambos de 1970. En cierto modo, material muy parecido al "Shades of" de Deep Purple, Vanilla Fudge o Lee Michaels. Versionean a Cream, Moby Grape o el "I don't need no doctor" que, el mismo año de ésta grabación,  1971, pondría en boca de todos Humble Pie con su histórico "Performance  Rockin ' The Fillmore". Curioso porque otro doble en vivo de manual, "At Fillmore East" de The Allman Brothers Band, procedería del mismo año. El trío de ases de 1971, junto a éste "You Won't Ever Find it Anywhere Else". 


La influencia de "At Fillmore East" en ésta grabación de 75 mts de excelente sonido es tan evidente, que uno no sabría discernir bandas .Y no sabría a cuál darle más puntuación. Así de rotundo te lo pongo. A cambio los de Ohio hacían voces todos. Michael Jones y Mike Wheeler son los guitarras. Leonard LeBlanc el bajista (luego famoso artista de rock cristiano). Stephe Bacon, batería /percusión. Y el extraordinario Ed  Blackmon en el Hammond B3 a mogollón. 

Los desarrollos improvisados, en clave de rock blues made in Allman, te dejan alucinado. Las guitarras desbordan pasión,  potencia y sentimiento. La rítmica abrasa. La voz solista es intachable, al igual que los coros. Y ese contagioso órgano que te atrapa sin remedio como en los mejores momentos del tío Gregg. Estoy maravillado, boquiabierto, y con la gran interrogante de porqué diablos esto no es otro de esos grandes dobles live de la historia del rock. Qué perra es la vida, brothers. Y más teniendo en cuenta que ni siquiera es una grabación oficial. Procede de los archivos personales de la banda, y circula por la red como alma en pena en busca de que alguien reivindique su tremebundo potencial.

No me extraña que abrieran conciertos (y acojonaran a más de uno) para sobraos como los propios Allman Bros, Edgar Winter, Grand Funk Railroad, Badfinger, Mountain, Ten Years After o Alice Cooper. Lo grabado en el Funochios de Atlanta (y algo en el Windmill de Louisiville), es para recordar al nivel de los más grandes. Su separación en el 73 los dejó en el limbo de los que nunca llegaron, teniendo méritos sobrados para hacerlo.

Pon en un altar al Rockliquias, porque esto no se escucha muy a menudo.






y de propina sus dos discos oficiales:






Notasi te gusta el artículo compártelo (Facebook, Twitter, g+, etc) pulsando en

que está al final del artículo, de esta forma contribuirás a la continuidad del blog. Gracias

Rock Progresivo en Japón:SOCIAL TENSION (colaboración Alberto Torró)

$
0
0
Banda neoclásica que son casi un calco de Emerson Lake and Palmer o mejor aún, de sus acólitos alemanes Triumvirat.


Evidentemente son un trío masculino con protagonismo absoluto del teclista Nobuo Endoh. Lástima que se atrevan a cantar porque casi siempre es un frasco si no son chicas.

Social Tensión grabaron dos discos más un recopilatorio de ambos y salvo lo que espera encontrar el fan irredento y juramentado de ELP, poco más tengo que añadir. Bueno: lo hacen bastante bien.



Discograña: 
Macbethia (l 988)




Temas
1. Go on my way (12:55)
2. Bolero (3:26)
3. Inner vision (5:35)
4. Wish for the time (5:43)
5. MacBethia: (19:37)
a) overture 6:00
b) on the lake side 2:53
c) MacBethia 10:44



It Remainds me of those days (1990)




Temas
1. Evil intention (4:44) 
2. It remains me of those days (17:49) 
3. Childish concerto (2:01) 
4. Waltz (5:04) 
5. Out of March (6:07)


Formación
Nobuo Endoh : teclados 
 Suguru Iwasaki : batería
 Masahiko Õta: bajo, voz 



Notasi te gusta el artículo compártelo (Facebook, Twitter, g+, etc) pulsando en


que está al final del artículo, de esta forma contribuirás a la continuidad del blog. Gracias.

MCDONALD AND GILES - McDonald and Giles (1970) (Colaboración Juan Carlos Rustarazo Vicente)

$
0
0
Tras el sorprendente y rompedor primer LP de KING CRIMSON que supuso un éxito rotundo en su debut nadie podía presagiar que la formación se quebraría tan rápidamente; hasta tal punto que después del segundo  , Fripp y Sinfield serían los únicos que mantendrían el tipo.


Uno de los miembros más creativos que no tardó en abandonar la nave a las primeras de cambio fue el multi instrumentista Ian McDonald, un hombre con una personalidad rotunda que no se conformó y quiso continuar por su cuenta. Y no tardó nada en hacerlo puesto que al año siguiente editó su primer trabajo en solitario escribiendo y componiendo, acompañado de otro de los miembros que no tardaría en abandonar las filas de KING CRIMSON, el batería Michael Giles.

Su escucha nos revela hasta qué punto tuvo influencia su trabajo en K.C. puesto que muchos de los temas que encontramos tienen una atmósfera y unos detalles que suponen que bien podrían hallarse inmersos en "The 21Th Century...." o en "In the wake...". Es decir , una vez fuera del supergrupo va a dar rienda suelta a todas aquellas ideas que todavía tenía en la recámara y les va a dar forma en un nuevo proyecto. 


Es una obra muy ecléctica con improvisaciones e incursiones jazzísticas en algunos pasajes;  engloba cortes de carácter intimista donde la sensibilidad y delicadeza del autor se pone de manifiesto; pero también hay instrumentales con gran colorido, muchas variaciones, arreglos complejos y brillantes a cargo de abundantes instrumentos de viento de todo tipo y por supuesto también orquestación. 

Michael Giles a la batería es una garantía de buen sonido, trabajando con su particular estilo, que a mi particularmente me parece muy interesante y es uno de mis predilectos. Se hace acompañar en la base rítmica de su hermano Peter Giles con un bajo potente y con mucha participación en la estructura de las canciones. Y nada que decir de Winwood, un hombre prodigioso a las teclas que se ofreció a colaborar para esta ocasión.


La joya del álbum es la segunda cara que es ocupada por un sólo tema dividido en varias partes muy diferenciadas. Un bloque conceptual que va pasando de momentos etéreos y sensibles a otros donde surge una explosión de instrumentos que produce una maraña de improvisaciones y sonidos de todo tipo para desembocar en un final a cargo de un piano magnífico que va repitiendo unas frases y cada vez se van añadiendo más y más instrumentos formando una atmósfera densa y que solo se detendrá en la culminación del final.

Un gran trabajo con el que disfrutaremos de la faceta creativa de McDonald y que remueve nuestro interior.




Temas
A1 Suite in C 00:00 (including "Turnham Green", "Here I Am" and many more)
A2 Flight of the Ibis 11:23
A3 Is She Waiting? 14:40
A4 Tomorrow's People -- The Children of Today 17:22
B1 Birdman 24:22 (involving; "The Inventor's Dream (O.U.A.T.)", "The Workshop", "Wishbone Ascension", "Birdman Flies!", "Wings in the Sunset" and "Birdman -- The Reflection")

Formación:
Ian McDonald..............Órgano, piano, guitarra, saxo, flauta, clarinete, voces
Michael Giles................Batería, percusiones y voz
Peter Giles....................Bajo
Steve Winwood.............Órgano
Michael Blakesley..........Trombone


PD: Nuestro amigo Juan Carlos Rustarazo tiene un magnífico blog, Las tierras altas del progresivo, que os invito a visitar. Gracias Juan Carlos por tu colaboración

Por cierto os recuerdo que ese pequeño gesto que es pinchar en 
es muy importante para que el blog continue. El blog es posible gracias a vosotros.

Rock Progresivo Español.Rompiendo la oscuridad: GOTIC (colaboración de Félix Jota)

$
0
0
Grupo catalán que se forma en 1974 como trío. Dos años más tarde se les une Jep Nuix y con esta formación empiezan a hacer conciertos por toda la geografía española, Cataluña, Andalucía, Madrid, Valencia…con notable éxito y alcanzando el reconocimiento de público y prensa. Actúan también en el Canet Rock de 1978, incorporándose al grupo Eugeni Gil y Agustí Brugada. Ese mismo año graban su único LP, “Escenes”, cercano al sonido de Camel o Iceberg. 


El disco se abre con “Escenes de la terra en festa i de la mar en calma”, onírico y de suaves melodías. Le sigue “Imprompt 1” más en onda jazz, con excelentes teclados y solo de guitarra. Para cerrar la Cara A “Jocs d'ocells”, balada con buenos teclados y “La revolució”. La Cara B comienza con “Dança d'estiú”, tema elegido para su único single y termina con los dos mejores y más sinfónicos temas “I tu que ho veies tot tan fácil” y “Historia d'una gota d'aigua”, el corte más largo de más de diez minutos. Una de sus últimas apariciones fue en el programa de TVE “Musical Express”, en 1981.


  Se meten de nuevo en el estudio para dar forma a lo que sería su segundo disco, pero inexplicablemente la discográfica no lo va a editar. García Pelayo les dice que a los temas le falta virtuosismo. Toma ya!. Afortunadamente y treinta y ocho años después se recuperan esas grabaciones en “Gegants i serpentines”, un cd autoeditado en formato digipack con libreto de dieciséis páginas. En 2013 empezaron con este nuevo proyecto, recuperando y digitalizando las cintas originales con la ayuda de los técnicos de sonido Enric Catalá y Jordi Vidal. Y podemos comprobar que hay virtuosismo y mucho.


   Sus componentes siguieron ligados al mundo de la música, el más inquieto sería Rafael Escoté, que estuvo en las formaciones de Catalonia y Factoría Musical entre los años 1981 y 1982. Luego forma Pegasus, otro de los grupos insignia dentro de la progresía catalana, junto a Max Sunyer, Kitflus y Santi Arisa, cuya formación continúa hoy día en activo. En 1989 graba en solitario el disco “Aldebarán”, premiado por Radio 4 como mejor disco catalán del año.




FORMACIÓN:
JORDI MARTÍ: Batería y Percusión
JORDI VILAPRINYÓ: Teclados
RAFAEL ESCOTÉ: Bajo
JEP NUIX Y AGUSTÍ BRUGADA: Flautas
JOSEP ALBERT CUBERO, EUGENI GIL Y JORDI CODINA: Guitarras

DISCOGRAFÍA:
ESCENES 
Movieplay  17.1302 (1978) LP
                 Fonomusic  CD-1024 (1988) CD
                 DiscMedi Blau DM 752-02 (2002) CD
                 Fonomusic  5046703292 (2003) CD 
                 M2U Records 1006 (2009) CD



Temas
1. Escenes de la terra en festa I de la mar en calma (4:02) 
2. Imprompt I (5:53) 
3. Jocs d'ocells (3:33) 
4. La revolucio (4:08) 
5. Danca d'estiu (3:30) 
6. I tu que ho veies tot tan facil (5:39) 
7. Historia d'una gota d'aigua (10:14)

Dança d'estiú/ Historia d'una gota d'aigua (Fragment) 
Movieplay 01.0388 (1978) SINGLE

Gegants i serpentines 
Autoproducido (2016)





Notasi te gusta el artículo compártelo (Facebook, Twitter, g+, etc) pulsando en
                                                            


que está al final del artículo, de esta forma contribuirás a la continuidad del blog. Gracias

The Allman Brothers Band ‎– Live At The Atlanta International Pop Festival July 3 & 5, 1970

$
0
0
The Allman Brothers Band grabaron en marzo del 71 "At Fillmore East", un concierto memorable y posiblemente uno de los mejores discos de la historia del rock. Pero no olvidemos que casí un año antes habían participado en el Atlanta Pop Festival y su actuación nada tuvo que envidiar a la del Filmore.


La segunda edición del Festival de Atlanta se celebro durante los días 3, 4 y 5 de Julio de 1.974 en la localidad de Byron, Georgia.  Los organizadores del festival se vieron desbordados por el número de asistentes, más de 400.000, y se vieron obligados a abrir las puertas. El elenco de artistas era impresionante:

The Allman Brothers Band
Ballin' Jack
Bloodrock
Bloomsbury People
Cactus
Cat Mother & the All Night Newsboys
Chakra
Chambers Brothers
Goose Creek Symphony
Grand Funk Railroad
Gypsy
Memphis State University cast of "Hair"
Hampton Grease Band
Handle
Richie Havens
Hedge & Donna
The Jimi Hendrix Experience
It's a Beautiful Day
Johnny Jenkins
B.B. King
Lee Michaels
Mott the Hoople
Mountain
Poco
Procol Harum
Radar
Rare Earth
Terry Reid
Rig
Savage Grace
John Sebastian
Bob Seger System
Spirit
Ten Years After
U.S. Kids
Johnny Winter



Este doble disco nos presenta las dos actuaciones de The Allman Brothers Band en el Atlanta pop Festival de 1.970. Se puede decir que eran los anfitriones por ello abrieron el evento el 3 de Julio y lo cerraron el 5. El primer disco nos muestra su concierto de apertura. A pesar de haber editado solo un disco hasta la fecha , ya tenían un nutrido repertorio que aderezaban con multiples jams e improvisaciones. Por otra parte estaban presentando su segundo disco, "Idlewild South ", que saldría en Septiembre de ese mismo año. Podemos escuchar temas míticos como "Statesboro Blues", "In Memory Of Elizabeth Reed" y "Whipping Post". También interpretan "Hoochie Coochie Woman" con el bajista Berry Oakley como cantante y una extenso "Mountain Jam" dividido en dos partes. El segundo disco nos ofrece el concierto del día 7, la versión que realizan de "In Memory Of Elizabeth Reed" es una de las mejores de su historia, Duan Allman y Dickey Betts mano a mano. Para finalizar la fiesta un "Mountain Jam" con la participación de Johnny Winter.





Temas
Disco 1
03/07/1970
1.1 Introduction 00:00
1.2 Statesboro Blues 01:04 
1.3 Trouble No More 07:06 
1.4 Don't Keep Me Wonderin' 11:13 
1.5 Dreams 15:01 
1.6 Every Hungry Woman 24:50 
1.7 Hoochie Coochie Woman 29:21 
1.8 In Memory Of Elizabeth Reed 34:40 
1.9 Whipping Post 46:25 
1.10 Mountain Jam Part I 01:01:18 
1.11 Rain Delay 01:11:48
1.12 Mountain Jam Part II 01:13:06 6:51

Disco 2
05/07/1970
2.1 Introduction 01:19:53 
2.2 Don't Keep Me Wonderin' 01:21:00 
2.3 Statesboro Blues 01:25:06 
2.4 In Memory Of Elizabeth Reed 01:29:30
2.5 Stormy Monday 01:42:45 
2.6 Whipping Post 01:51:45 
2.7 Mountain Jam 02:06:17

Notasi te gusta el artículo compártelo (Facebook, Twitter, g+, etc) pulsando en

que está al final del artículo, de esta forma contribuirás a la continuidad del blog. Gracias

Ensayos sobre un sonido (EM):ELEKTRIKTUS - Electronic Mind Waves (1976) (colaboración J.J. Iglesias)

$
0
0
Este es uno de esos discos misteriosos que salió  en la Italia de los 70. Editado en el minúsculo sello PDU, que habitualmente distribuía el material de Cosmic Jokers y otros alucinados alemanes. No contaba con ningún crédito como información,  algo muy normal por entonces. Con el tiempo se desveló el misterio, y hoy sabemos que Elektriktus era el seudónimo  usado por el batería de free jazz, Andrea Centazzo. Otro baterista metido en berenjenales sintetizados. Antes de esto ya había lanzado algún álbum a su nombre, entre ellos el de 1974, "Ictus". De la mezcla de "electronic" e "ictus",saldría el nombre de su proyecto. Y un único álbum, "Electronic Mind Waves", será lanzado en el 76 abrazando las normas kosmische que venían de Alemania.


Junto a una rudimentaria grabadora Teac de cuatro pistas y un cutre teclado GEM. Y da el pego totalmente. Consiguiendo el sonido y logros que aquí se pueden escuchar. Como él mismo dice , "los moog eran demasiado caros por entonces, y también ahora!". Hasta los delay fueron hechos laboriosamente de cinta a cinta de la grabadora. Hay que reconocer que Centazzo supo sacarle buen partido al modesto órgano GEM.


"Frequencer Departure Flying at Day Break" (7'03) se diría que cuenta con secuenciadores y otros sintes novedosos del momento. Incluido un sonido flotante de cuerdas muy cercano al mellotron. El efecto es muy Tangerine Dream era Zeit-Atem-Phaedra. Esto se repite de nuevo exitosamente en "First Wave" (5'27), con el aderezo de batería y contrabajo, todo tocado por Andrea. Ahí puede verse cierta conexión con el más familiar jazz experimental de este músico. 

"Power Allucination" (4'54) tiene postulados más afines con otro ex Tangerine Dream, el visionario Conrad Schnitzler. Música alucinatoria perfecta para una exposición de obras de Máx Ernst (curiosamente fallecido ese mismo año).

"Second Wave" (2'42) vuelve a usar percusión en un corto viaje introspectivo. Que continúa con "Implosion" (5'23). Ritmo de chaston haciendo las veces de secuenciador, y elegantes líneas melódicas planeadoras por parte de....un sinte? No. Sigue siendo el arcaico GEM. El talento no necesita de grandes medios. Minimalismo electrónico  bien desarrollado.

 "Third Wave" (5'34), con su oceánico órgano de efecto leslie-delay, parece navegar por los mares de "Phaedra". En un ilimitado bucle sin destino.

Un medio tiempo de batería  abre "Flying at Sunset" (3'46). Más sonidos camuflados que traen a la memoria logros de Cluster, Roedelius, La Dusseldorf o Neu!.

Finalizando "Frequencer Arrival" (3'20), nos sitúa en un hipnótico abstraccionismo de resultados delirantes, en su simplicidad y resolución. 

Es este un disco que, a pesar del corto minutaje de sus temas, ha de verse como un todo conceptual, a tenor del hilo de conexión en los títulos de éstos. 

Ese mismo año, Andrea Centazzo grabaría otro álbum con el vibrafonista alemán Gunter Hempel. Daría conciertos en Berlín, y fundaría el sello independiente, Ictus.

Trabajando entre otros con Derek Bailey, Pierre Favre, Evan Parker, Alvin Cunan, Steve Lacy o Lol Coxhill. Su discografía es inmensa. Pero como Elektriktus, tan sólo éste  "Electronic Mind Waves". Un prodigio de cómo,  en este caso sí,  menos es más. Y eso que no estoy muy de acuerdo con ese dicho. Una pequeña joya kosmische de humilde factura y meritorios resultados creativos.
El álbum fue editado en cd por Ictus y en vinilo por nuestros queridos Wah Wah/Supersonic Sounds de Barcelona, en 2011.
Una pieza irresistible, en este inmenso puzzle kraut.

P.D.- " La espontaneidad es mi arte de vivir, mi único modo de hacer música " (KLAUS SCHULZE)




Temas
1a. Frequencer Departure (0:00)
1b. Flying At Day-Break
2. First Wave (7:08)
3. Power Hallucination (12:37)
4. Second Wave (16:57)
5. Implosion (19:20)
6. Third Wave (25:02)
7. Flying At Sunset (30:17)
8. Frequencer Arrival (33:55)



Notasi te gusta el artículo compártelo (Facebook, Twitter, g+, etc) pulsando en

que está al final del artículo, de esta forma contribuirás a la continuidad del blog. Gracias

Burning Plague - Burning Plague 1.970

$
0
0
Está claro que el blues es un lenguaje universal, muchas veces la tendencia es a identificarlo con grupos o solistas americanos, pero la evidencia  que este género musical va mas allá la tenemos en este grupo belga, Burning Plague.


Su origen lo encontramos a finales de los 60, el guitarrista y cantante inglés, Michael Heslop, forma la banda en compañía de Roger Carlier (bajo), Alex Capelle (guitarra y  piano) y Willy Stassen (batería). En 1.970 son los teloneros de Pink Floyd y Yes, llegando a actuar en el Festival de Rock & Jazz de Bilzen junto a Black Sabbath y The Kinks. Ese mismo año firman con CBS y graban su único disco producido por Jean Huysmans. Las críticas son muy buenas pero los resultados económicos son nefastos precipitando su ruptura. Posteriormente lo intentarían en varias ocasiones.


Burning Plague nos presentan ocho temas cargados de buen blues. El disco se inicia con un blues-boogie, "Night Travellin' Man", cuyos acordes nos pueden resultar muy familiares. Con un riff inicial de Michael Heslop comienza "First Time I Met You ", típico blues de antro americano con Alex Capelle al piano. "Life Is Nonsense" nos muestra el típico riff machacon de blues. En el  cuarto tema,  "Will I Find Somebody ", tenemos un excelente duelo entre los dos guitarristas, Heslop y Capelle.  Volvemos al boogie de la mano de "A 38". El tema más largo lo encontramos en "She Went Riding2, blues lento con mucho sentimiento. Incluso se permiten tocar blues rural, "Follow the Road". El disco finaliza con "Hairy Sea" seguimos con buenos riffs. Sin ser una joyita nos puede hacer pasar un rato agradable.




Temas
A1 Night Travellin' Man 00:00 
A2 First Time I Met You  05:18 
A3 Life Is Nonsense 09:56
A4 Will I Find Somebody 14:18 
B1 A-38 19:57 
B2 She Went Riding 22:46 
B3 Follow That Road 30:58
B4 Hairy Sea 34:23 

Formación
Roger Carlier: bajo
 Willy Stassen: batería, armónica
 Michael Heslop: guitarra, voz
 Alex Capelle: guitarra, piano

Notasi te gusta el artículo compártelo (Facebook, Twitter, g+, etc) pulsando en

que está al final del artículo, de esta forma contribuirás a la continuidad del blog. Gracias

WHISKY DAVID - Rusty Rock (1974) (colaboración J.J. Iglesias)

$
0
0
Entre los finales 60 y comienzos de los 70 muchos fueron los músicos extranjeros que se quedaron por estas tierras. Paradójicamente,  la represión franquista no parecía afectarles. Y muchos veían aquí un paraíso de libertad sin límites. Uno de ellos fue el escocés David Waterstone. Que llegó como chófer de la furgoneta de The Yardbirds en 1966, en gira por Europa, y terminó quedándose. Mi pregunta es si llegaron a tocar aquí,  dónde  y con qué formación. ....


El caso es que el bueno de Waterstone, haciendo honor al folklore de su tierra, vio que esto era el paraíso del santo bebedor: chatos de vino a cuatro pesetas y bares sin horario de cierre. De ahí y su pasión por el whisky,  le venía el apodo de Whisky David. También era un loco enamorado del blues. Armonicista, organista, cantante y compositor, colaboró con todo bicho underground que se encontró a su paso. Miguel Ríos ("Memorias de un Ser Humano", 1974), Miki y los Tonys, Juan y Júnior, Los Shakers, Los Brincos o Barrabas. Hizo un primer single en solitario, "Tina" (1973), y un álbum, "Rusty Rock" (1974) con el ex-Brincos Fernando Arbex como cerebro en la sombra, produciendo y dirigiendo el tema. Rol que ya había desempeñado con total éxito en los prog-hard-funksters, Barrabas.

Me he dejado un buen tiempo investigando en vano quién narices tocó en este disco, ya que viene sin créditos. Algo muy normal en aquellos días. Mi instinto me dice que podrían ser miembros de Los Brincos, o más concretamente, de los exitosos internacionales, Barrabas. Si tenemos en cuenta que eran vecinos de sello, Ariola.
Que Arbex estaba detrás de todo. Que fue mezclado en los estudios M.G.M de Hollywood por Humberto Gatica, igual que el "Soltad a Barrabas", del mismo año. Y que hasta el diseño era propiedad de Zen (Miguel A. Lopez Parras). También porque en este album, el último corte, "Concert", venía firmado por los hermanos Morales y el propio David Waterston.


El disco se abre con "Ruby, Ruby, Ruby", el único tema firmado por Fernando Arbex, pues el resto son autoría de Whiskey David. Hard rock blues oxidado, cazallero y con muy buena instrumentación. Atención al sólo de guitarra.

"Lovely Lips" se acerca al glam rock británico que arrasaba por entonces. Sweet, T. Rex o Slade en cabeza. Aunque por la aguardentosa voz de Waterston, es Nazareth la banda que más entra en su molde. Su bluesy armónica termina la canción. "Whisky" es su propio himno y declaración de principios: " Whisky is my name, and drinking, drinking's my game". Menudo pieza. La noche madrileña lo conocía bien en los 70 y 80. 

Este álbum se editó fuera de nuestro país,  teniendo un notable éxito  el tema "Charly",sobretodo en Brasil. Recordando a otro ilustre bebedor, Mr. Rod Stewart, en una de sus sentidas baladas, con arreglo de cuerdas.

En la cara b sigue la juerga. "Preacher" es más  Nazareth.
"Everybody is Happy" y " Money, Money", mezcla a Faces con Bo Diddley /Yardbirds/Rolling Stones. Y sin olvidar estas influencias, "Have a Go" y "Bonnie Scotland" traen también a la memoria a otro bebedor profesional ( y voz prodigiosa), el inolvidable Frankie Miller.

Álbum muy buscado por coleccionistas, el destino (o el karma) han hecho que lo tenga ya por segunda vez. Con potentes mimbres, y fuerte ligazón rhtym'n"blues, sorprende sin embargo que no aparezca en toda la grabación su instrumento principal, el órgano. Era un gran admirador de Jimmy Smith. 


                                 (Nuestro protagonista es el teclista)


En los 90 trabajo como recepcionista de un camping en Altea (Alicante), y siguió tocando como Whisky David Group o con la Tonky Blues Band. Falleció en su caravana, a los 64 años, en 2011.
Hizo lo que le dio la gana y nos dejó  este curioso artefacto.

Me quedo con la duda de si le gustaría  nuestro Whisky Dyc!!!! Aunque creo que éste no le hacía ascos a nada.





Temas

A1 Ruby, Ruby, Baby 00:00
A2 Lovely Lips 03:20
A3 Whisky 06:52
A4 Charly 11:32
B1 Preacher 16:04
B2 Everybody Is Happy 19:42
B3 Have A Go 23:29
B4 Money, Money 26:38
B5 Bonnie Scotland 29:27



Notasi te gusta el artículo compártelo (Facebook, Twitter, g+, etc) pulsando en
                                                            



que está al final del artículo, de esta forma contribuirás a la continuidad del blog. Gracias

Rock Progresivo en Japón:VIENNA (colaboración Alberto Torró)

$
0
0
En este caso también este grupo tuvo buenas referencias en el mundillo progresivo. Integrado por miembros de otras bandas como Shusei Tsukamoto teclista de Outer Limits, Vienna  acreditaba un poderío técnico y sonoro de sobra reconocido como se puede apreciar en sus discos.

Su estilo forma parte de las hordas a lo ELP, UK y algo similares asus colegas de Gerard

Como siempre destacamos en este sentido, mucho virtuosismo, espectacularidad en los teclados y energía a raudales. Ideales para no dormirse, sus composiciones están sumamente elaboradas y 
ejecutadas con precisión como tiene que ser. 

Sus dos primeros discos de 1988 son inseparables. Uno parece la continuación del otro. Grabaron un live en 1989 donde podemos disfrutar de una lustrosa versión de 13 minutos de los planetas de holst (...por qué este compositor inglés gusta tanto a los progresivos...(¿?)). Volvieron a reunirse en 1998 para un nuevo disco pero algo se había perdido en el camino por su descarada inclinación hacia la dureza impuesta por las modas metaleras. Con todo su técnica y buen hacer instrumental persisten.

Discografia: 
Overture (1988)



Temas

Follow You 00:00 
Seek A Sign 04:58 
The Metamorphic Time In Paradise 10:20 
Overture 19:41 
Magic Motion 25:46 
Canone 32:15

Step Into (1988)



Temas

Step Into The Vivid Garden 00:00 
Gathering Wave 03:44 
Schvelle 07:11 
Magic Eyes 11:31 
Caution! 19:48 
Sleepless Night 25:29 
Fall In Alone 29:48

Progress Live (1989)





Temas

Opening2:10
Gathering Wave3:46
Schvelle4:20
Follow You4:55
The Planets12:54
The Metamorphic Time In Paradise9:05
Cànone10:53
Sleepless Night4:08

Unknow (1 998)




Temas

1 Entrance 00:00 
2 Shesp Ankh (Sphinx) 06:20
3 Legend 13:32
4 Open Sesami 23:30
5 Anubis 30:34
6 Melanchol Of Matador 34:42
7 Moonstone 43:11
8 The Destruction Day 50:06
9 For An Illusion 55:12



Notasi te gusta el artículo compártelo (Facebook, Twitter, g+, etc) pulsando en



que está al final del artículo, de esta forma contribuirás a la continuidad del blog. Gracias.

Alcatrazz ‎– No Parole From Rock 'N' Roll (1.983) (colaboración Christian Jiménez)

$
0
0
Los californianos Alcatrazz, liderados por el carismático y autodidacta vocalista británico Graham Bonnet, siempre fueron una banda incomprendida, que no gozaron de todo el éxito que podían haber conseguido, que no encajaron bien en el lugar de su fundación, ya que en la soleada Los Ángeles se escuchaba una música bastante distinta de la propuesta de estos.

Su debut (del que hablaremos) data de 1.983 y su estilo procedía de un “heavy metal” de raíces clásicas y con un toque de comercialidad notable, que, sin embargo, en el momento en el que el “metal” americano vivía su máximo apogeo, no caló demasiado en el público...aunque ese no es pretexto para obviar a un grupo que realmente merece que se le preste la necesaria atención.


Todo empieza en ese cantante del que hablábamos anteriormente, Graham Bonnet, natural de Lincolnshire, que ya empezaba a pegar fuerte a finales de los '60 en Inglaterra con su “hit” “Only One Woman” (compuesto por los integrantes de los Bee Gees), que realizó en 1.968 con The Marbles y que alcanzó el 5.º puesto en los “charts”. Colaboró con este dueto realizando algunos “singles” más (“Love You”, “By the Light of a Burning Candle”, “I Can't See Nobody”).

Por aquel entonces el estilo de Bonnet no tenía nada que ver con el que mostraría posteriormente, ya que su inclinación siempre fue muy “popera” y comercial, con devaneos hacia el “R&B” típico de los principios de la era setentera británica. Estuvo colaborando con otros artistas a través de la década (incluso salió en la comedia británica “Three for All”) a la vez que sacaba algunos “singles” en solitario hasta que en 1.977 ya realizó su álbum homónimo, “Graham Bonnet”, dicho álbum sería Oro en Australia, gracias a la versión que hizo del “It's All Over Now, Baby Blue”, de Bob Dylan, que alcanzó el Top 5 en el mismo país. 


Parecía que su oportunidad le iba a llegar cuando los miembros del grupo inglés de “glam rock” SWEET le propusieron sustituir a Brian Connolly, sin embargo ahí se adelantó un hombre llamado Ritchie Blackmore, que le eligió para que sustituyera al mítico Ronnie James Dio a la voz (tras sopesar si meter en su proyecto a Peter Goalby o Ian Gillan) en otro grupo que por aquel entonces también estaba consiguiendo la categoría de legendario, RAINBOW. Bonnet no supo la suerte que tuvo, ya que Blackmore buscaba cruzar caminos más comerciales para su banda, necesitaba a alguien que hubiera demostrado pericia en la creación de “hits” y sabía que las cuerdas vocales del nativo de Skegness se podían utilizar de una manera diferente. El LP, “Down to Earth”, fue el más exitoso de la banda, llegando al 6.º puesto en los “charts” ingleses, aunque dejando un tanto descontento a Blackmore con el resultado, lo que se tradujo en el rápido abandono de Bonnet.

Esta entrada en RAINBOW cambió las perspectivas musicales del vocalista, que desde entonces se decantó por el “hard rock” y por explotar terrenos musicales más duros.

Y luego de otro disco en solitario, “Line Up”, otro talentoso de la guitarra, Michael Schenker, tras pensar en Coverdale, le eligió expresamente para participar en su próximo disco: “Assault Attack”, que fue sin duda uno de los más “heavies” de la carrera de MSG y también tuvo muy buena acogida. Sin embargo su estancia fue también corta; Schenker no llevó bien eso de que Bonnet apareciese borracho ante una audiencia en Sheffield, con la de broncas que aguantó con Gary Barden antes de echarle por culpa del mismo tema.


Tras esta serie de afortunados y no tan afortunados encuentros se puso en sus trece y tomó la decisión de formar él mismo una banda. Buscando a un guitarrista lo suficientemente habilidoso dio nada más y nada menos que con el jovencísimo multiinstrumentista Yngwie Malmsteen.

Este sueco amante de la música clásica de Bach y Paganini y de la maestría de Ritchie Blackmore por igual, daba sus primeros pasos en EE.UU., habiendo militado junto a Ron Keel en la “heavy” STEELER, localizada en L.A.. La música de aquella banda era bastante predecible aunque lo que más destacaba era la virtuosa técnica del guitarrista. Su gran talento a las seis cuerdas en poco tiempo le convertiría en la leyenda que es hoy. Aunque sólo sacaron un disco y luego el vocalista se largó a crear su propio grupo (KEEL) fue suficiente para que calase en Bonnet, que, precisamente, esa destreza era lo que buscaba para su proyecto.

En L.A. también fue donde juntó a sus integrantes. Llegaron de New England el bajista Gary Shea y el teclista James Waldo y hasta Clive Burr, batería de los Iron Maiden se unió a la causa. Sin embargo éste no se sentía cómodo con una banda en los EE.UU., por lo que abandonó pronto, siendo sustituido por el otrora batería de Iron Butterfly y Alice Cooper, Jan Uvena.

El nombre de Alcatrazz fue cosa de Shea, las composiciones corrieron a cargo de Malmsteen y Bonnet y la producción de Dennis MacKay. Es curioso que el primero quisiera introducir sus influencias de RAINBOW en su banda cuando tenía a un auténtico seguidor de Blackmore junto a él (aunque, por mucho que se esforzase, Malmsteen no era Blackmore).

Así iba a sonar Alcatrazz. No era “heavy” al uso del que tanto se hacía en L.A. por aquella época, como se acostumbraba a oír (pensemos que la música que más pegaba era la de Mötley Crüe, Quiet Riot, HELIX, etc.). Bonnet se empapó de sus experiencias con RAINBOW y MSG para dotar de una dureza especial al conjunto, un “heavy metal” inclemente que sin duda también procedía del manejo de Malmsteen (sobresaliendo sus “sweep pickings” vertiginosos). Efectivamente iba a haber reminiscencias de RAINBOW, de un sonido cortante a lo DIO (que también venía de RAINBOW) y sobre todo de Deep Purple y las melodías que creaba Blackmore.

Se guardaban unas raíces muy setenteras y clásicas y a la vez se combinaban con un cariz comercial muy pronunciado, basado en la veteranía de Bonnet como antiguo cantante de pop. A partir de su colaboración con RAINBOW se decantó a utilizar su voz para que sonara lo más potente posible; alcanzaba altos tonos, pero no era una voz chillona, sino más bien áspera, ruda y a eso hay que añadir que el material más “heavy” que jamás escribió se encontró en este LP. Si éste hubiese sido sacado en 1.980 habría alcanzado la categoría de legendario, pero no, se quedó relegado a disco de culto.

Ese disco se llamó “No Parole from Rock 'n' Roll” y salió el 15 de Octubre de 1.983 a través de tres compañías: Rocshire en EE.UU., RCA en Europa y Polydor en Japón. Casi todos los temas son los que más se conocen del grupo en general y muchos de ellos son verdaderos clásicos del “heavy”:




-Comienza con la más famosa, el “single” “Island in the Sun”, una que no podría sonar más a los RAINBOW del “Down to Earth”. Con ese teclado de Waldo tan adictivo nos llegaban los recuerdos de antiguos “hits” como “Since you Been Gone” o el “I Surrender” de “Difficult to Cure”.Las letras parecen hablar de la isla que sirvió de nombre para el grupo de una manera muy poética y a su vez aparenta criticar a los músicos de la época de la zona de L.A. llamados “artistas”:
“Llamaron a la roca “La Isla de los Muertos Vivientes”, un lugar de descanso para ricos y famosos. Todos los miserables contarían mentiras a los demás, ¿por qué querrían decir la verdad?
¡Sobre una isla bajo el Sol sopla el frío viento del Pacífico! Muchos eran poetas y escribían con una prosa elemental sobre los muros de su Sunset Boulevard. En sus nueve de cinco estancias llegaban inspirados, por el silencio de tener a la vista la ciudad”.
Es sin duda la más comercial de todo el álbum.

Se adivina fácilmente el estilo del mismo, con Bonnet pegando unos alaridos fortísimos y Malmsteen asombrando con ese corto e intrincado solo, que vaya si apuntaba maneras ya (pero cuya estructura repetiría muchas veces a lo largo de su carrera).



-Llegaba con un grueso “riff” “General Hospital”, que poseía un ambiente más oscuro que la anterior y más “heavy”, muy a lo MSG, destacando la base rítmica tan potente de Shea y Uvena. El regusto de la guitarra de Blackmore continua impregnando la tónica sonora y Malmsteen se marca otro de sus solos tan característicos.
-Acelerada y descarnada venía “Jet to Jet”, otro de los “singles”, amalgama de los años que vivió Bonnet en RAINBOW y Malmsteen en STEELER. Cuatro minutos de una vigorosa muestra de “heavy metal” sin concesiones; aunque se escucha tímidamente el teclado de Waldo, la base rítmica, los berridos de Bonnet y las notas que los dedos del sueco sacan de las cuerdas de su instrumento, raudas como balas, es lo que hace de esta una canción épica a más no poder.

Además, la letra también es muy interesante (“Tras un corto viaje aterrizamos y entonces fuimos extraños en una ciudad. Cómo nos miraban cuando hicimos nuestra salida; somos blancos y ellos son todos marrones. Doctor Livingstone, ¿dónde estás cuando te necesitamos? Somos blancos como el marfil en una costa también de marfil […] Comed sus venenos como verdaderos embajadores, nos beberemos sus cervezas. Hombres blancos limpios y tan previsibles, los extranjeros están aquí. Llámame “maestro” y te llamaré “chico”, si es todo lo que necesitas, ¿cómo con esas heridas me dejas aquí sólo para desangrarme?”).



-La más evocadora, “bluesy” y desoladora de todo el plástico es un enorme homenaje a los '70 y al estilo del Michael Schenker de 1.980: “Hiroshima, “Mon Amour” ”. Literalmente habla de la catástrofe vivida en Hiroshima sin metáforas, combinando la dureza de los “riffs” con la amargura de las letras:

“Era un recién nacido y medía diez metros de alto pero le llamaron “pequeño chico”. Y de C7, H5, O6, N3, le llamaron T.N.T.. La bola de fuego que oscurecería el Sol, una promesa de muerte en su más despiadada forma […] La bola de fuego que dejó en evidencia al Sol, quemando las sombras sobre la tierra y mientras la lluvia caía para drenarla, dejaba un yermo para el hombre sediento”. Macabra poesía que refleja todo el dolor que los músicos imprimen en su composición.

Bonnet se pone a cantar más desgarradóramente que nunca y el solo de Malmsteen resulta tan feroz como emocionante; una de las mejores del grupo y asimismo muy famosa en las tierras niponas, responsable de que Alcatrazz tenga grandes fans en Japón (aparte de “Island in the Sun”, claro).



-Extraño comienzo trae “Kree Nakoorie” con ese retumbe de “phaser” y ese juego de teclados que parecen llevados por Eddie Jobson. Experimental, y siguiendo unos derroteros sonoros muy épicos, sus más de seis minutos conforman un tema pesado y con una atmósfera casi bucólica, entre los grandes alardes de maestría que hace Malmsteen (aquí se luce a base de bien), los teclados y la manera de cantar tan evocadora de Bonnet.



-La segunda cara del vinilo abría con una introducción de Malmsteen, “Incubus” (también la ha ido repitiendo después tanto en conciertos como en otros temas), que comenzaba con una dulce guitarra clásica para luego pasar a unos épicos trallazos acompañados de las fuertes sacudidas de Uvena con las baquetas. Todo traía la que quizás es la mejor del LP, “Too Young to Die, Too Drunk to Live”.



Agresiva y galopando sobre un enérgico ritmo se desata esta brutal pieza muy del estilo de los RAINBOW del “Rising” unido al de los Deep Purple del “Perfect Strangers”. El tema que trata encaja a la perfección con la música (“La juventud artificial está perdida en las calles, buscando alguna clase de salvador. Las mentes perversas les llevan como ovejas al matadero al que se tendrán que enfrentar.
Demasiado jóvenes para morir, demasiado borrachos para vivir; mientras siguen por la senda de los creyentes que está ante ellos. Demasiado jóvenes para morir, pero no habrá mucho tiempo para vivir”); Bonnet se expresa con rabia, se nota enfado en sus inflexiones vocales y Malmsteen le sigue la corriente con fieros solos, notas lanzadas a la yugular como cuchillos.




-Pesada, oscura, con un ritmo más lento que el anterior y con unos robustos “riffs”, “Big Foot” habría encajado bien en el repertorio que Tony Iommi compuso para algunos de sus discos con Ronnie Dio, aunque pegaría más con Osbourne a la voz. De nuevo Bonnet suena evocador y la base rítmica continua aplastante.
-Podría haber sido interpretada por Schenker y cantada por Barden en el disco “M.S.G.” ('81).



“Starcarr Lane” guarda mucho de la esencia del “heavy metal” inglés de finales de los '70 y primeros de los '80. No es tan pesada como la anterior y por otra parte parece una de las más “rockeras” del LP.




-Y termina todo con una poderosa balada donde Bonnet demuestra la gran versatilidad de sus privilegiadas cuerdas vocales: “Suffer Me”. Tiene un ambiente oscuro a lo “Dreamin' Again” de Rough Cutt y la ejecución tan espectacular del sueco hace que este tema sea un épico final para “No Parole...”.

El disco en cuestión sólo llegó al puesto 128 en el Billboard, donde se mantuvo por dieciocho semanas. Bajísimo y muy difícil para prestarle la suficiente atención, teniendo en cuenta todo lo que se disponía por encima de él. “Island in the Sun” tenía mucho tirón comercial, pero se emitió poco en las emisoras.
Alcatrazz fue un grupo maldito desde sus comienzos, no se puede negar, aunque sí llegaron a crear una base muy sólida de fans en Japón, donde incluso actualmente se siguen cantando sus canciones en los conocidos “karaokes”.

Malsmteen y Bonnet sufrieron diferencias creativas, lo que llevó a la inmediata deserción del primero para crear su propio proyecto (“Rising Force” ('84) ) tras grabar un concierto en Japón y haber sido lanzado con el nombre de “Live Sentence”.
Ahí fue cuando Waldo propuso a otra nueva promesa de la guitarra llamada Steve Vai para el siguiente trabajo. Sí, “Disturbing the Peace” salió en 1.985 y tiene canciones buenas...pero ni punto de comparación con “No Parole from Rock 'n' Roll”, que es hoy por hoy el mejor de este grupo y un legendario plástico de “heavy” que no se deja enterrar por muchos años que pasen.

(Mejor canción: “Incubus/Too Young to Die, Too Drunk to Live”).




Temas
01. 00:00 Island in the Sun
02. 03:56 General Hospital
03. 08:47 Jet to Jet
04. 13:15 Hiroshima Mon Amour
05. 17:20 Kree Nakoorie
06. 23:27 Incubus
07. 24:52 Too Young to Die, Too Drunk to Live
08. 29:13 Big Foot
09. 33:20 Starcar Lane
10. 37:15 Suffer Me




Notasi te gusta el artículo compártelo (Facebook, Twitter, g+, etc) pulsando en

que está al final del artículo, de esta forma contribuirás a la continuidad del blog. Gracias

AGUAVIVA (colaboración de Félix Jota)

$
0
0
Grupo madrileño liderado por el compositor asturiano Manolo Díaz y José Antonio Muñoz. Hacían e interpretaban composiciones de poetas españoles como Lorca, León Felipe o Alberti. Esto les llevó a tener más de un problema con la censura de la época. Alcanzaron la cima con “Poetas andaluces de ahora” e incluso en tierras italianas, donde actuaron en el Festival de San Remo y grabaron algún tema en italiano. Pasaron también por diferentes países como Holanda, Alemania, Francia o Portugal, donde sus recitales llegaron a ser un rotundo éxito de público y crítica.

  No estaría ahora hablando de ellos si no fuera por su más raro y conceptual LP, “Cosmonauta”, editado por el sello Acción en 1972 y con el subtítulo de “Tránsito espacial en cuatro estancias”. Un trabajo valorado después de muchos años que se grabó en los Estudios Celada de Madrid. El diseño y dibujos de la carpeta fue obra de Luis Gómez-Escolar, así como parte de los textos recitados. En el se acompañan de la Orquesta Sinfónica de la Sociedad Española de Radiodifusión y andan por caminos cercanos a la música clásica. Eso si, se queda un poco corto, solo cuatro temas o cuatro estallidos, puesto que todos comienzan así, que no llegan a los veinticinco minutos. Recitados y alguna voz fémina cargados de sinfonismo para contarnos el camino recorrido por una nave espacial y la relación de la humanidad y el espacio.

  El disco, producido por el propio Manolo Díaz, no tuvo mucha repercusión. Incomprendido y no apto para los oídos de aquellos años. El sello Wah Wah lo reedita en vinilo en 2005, en edición limitada. Hacerse con un ejemplar original ronda hoy día los cien pavos.
  Los cuatro temas del álbum, que aparecen abriendo el primer compacto, los podemos encontrar también en “Sus mejores años 1971-1979 Vol.2”, reedición en doble Cd del sello Rama Lama publicado en 1999.

CRÉDITOS:
JOSÉ ANTONIO MUÑOZ: Recitados
JOSÉ NIETO: Música
LUIS GÓMEZ-ESCOLAR: Textos
AGUAVIVA: Voces
MERCEDES VALIMAÑA: Soprano
MANOLO DÍAZ: Producción

DISCOGRAFÍA Seleccionada:

-Cosmonauta Acción ACX-30006 (1972) LP
-Cosmonauta Wah Wah LPS-027 (2005) LP Re

Temas
1.- Estallido del miedo
2.- Estallido de la luz
3.- Estallido de la maquina
4.- Estallido del silencio




Notasi te gusta el artículo compártelo (Facebook, Twitter, g+, etc) pulsando en
                                                            


que está al final del artículo, de esta forma contribuirás a la continuidad del blog. Gracias
Viewing all 3181 articles
Browse latest View live